Затем появляются ричеркары для ансамбля со скрипкой, в чем-то близкие мотету с его имитационным складом. Образцы такого ричеркара оставили А. и Дж. Габриели. Позднее ричеркар приобретает гораздо большую масштабность. Тема становится более строго оформленной полифонически, а разделы между проведением темы носят более импровизационный характер. От этого ричеркара лежит прямой путь к инструментальной фуге. Вершиной ричеркара является творчество Фрескобальди.
Развитие всего этого жанрового разнообразия способствовало постепенному накоплению способов и средств музыкальной выразительности, воплощению все более емкого музыкального содержания, раздвижению масштабов композиции, что отвечало требованиям нового музыкального мышления эпохи.
Разными путями влияние этих жанров приводило к складыванию двух основных типов музыкальных сочинений — сонатного цикла, ограниченного двумя-тремя исполнителями, и ансамблевого, где произошла дифференциация состава на солирующую группу concertino (концертирующую) и tutti. Стремление к переосмыслению прежних жанров и поискам синтеза усилилось уже в первой четверти XVI века. Так, ученик К. Монтеверди Б. Марини создает свой первый опус «Музыкальные аффекты» (1617), обозначая его как «Сборник старинных жанров и новых для скрипки соло и баса». Естественно, это были только подходы к синтезу.
Необходимо указать еще на один важный источник формирования новых жанров и развития выразительности свойств скрипки — ее участие в оперном оркестре. Кантабильные возможности скрипки в условиях развития вокальной виртуозности, выразительные и изобразительные функции, которые поручались ей и требовали новых приемов игры, самым непосредственным образом сказывались на складывании «образа» скрипки как «царицы инструментов».
В качестве примера можно привести скрипичные партии в сочинениях Клаудио Монтеверди — одного из основателей итальянской оперы. Ему было свойственно стремление к ярким тембровым контрастам, связанным с индивидуализацией отдельных групп инструментов, в особенности скрипок.
В своей опере «Орфей» (1607) он впервые вводит в оркестр скрипку. В партитуре оперы смычковая группа представлена двумя violini piccoli alia francese — квартовыми скрипками, настраивавшимися квартой выше обычных, пришедших в Италию из Франции (откуда их название), где они были в то время распространены (Андреа Амати работал в Париже и изготовил там, наряду с другими инструментами, 12 «малых скрипок» по заказу Карла IX). Скрипичные партии содержат сложные в технологическом отношении места, требующие известной пальцевой беглости, развитой координации движений пальцев и смычка.
В дальнейшем в известном музыкально-драматическом сочинении «Поединок Танкреда и Клотильды» (1624) практически вся образная выразительность падает на оркестр. Здесь композитор одним из первых использовал яркие скрипичные приемы — pizzicato и тремоло. Короткие, сухие звуки pizzicato применены для подражания стуку оружия в сцене поединка. Тремоло служит, как он сам объясняет в предисловии, для «подражания взволнованной речи».
В том же сочинении (в «сцене Клотильды») Монтеверди вводит новые возможности, свойственные смычковым инструментам,— неожиданный динамический нюанс forte-piano и угасание звука — morendo («заставляя умирать смычок»).
И в дальнейшем связь с оперой остается животворной. Особенно повлияла на становление жанра концерта оперная интрада, переросшая в увертюру. Заметное развитие выразительные возможности скрипки получают и в музыке к различным празднествам, карнавалам, где участвовали разнообразные ансамбли. Так, Дж. Габриели пишет для венецианских карнавалов и праздников звучные инструментальные вступления к хорам, виртуозные концертные инструментальные номера, в частности в мадригальной манере.
Рассмотрим теперь возникновение такого обобщающего жанра, как инструментальная сюита, переросшая затем в камерную сонату. В различных странах издавна музыка для народных танцев исполнялась различными ансамблями и не носила самостоятельного характера. Позднее такой подход начинает терять свое прикладное значение и танцевальная музыка становится «музыкой для слушания», для развлечения, не связанной непосредственно с танцем.
Естественно, отойдя от сопровождения танца, музыка во многом меняла свой характер, становилась обобщеннее, но сохраняла типичную для народно-танцевальной практики основу — короткие мелодические попевки с повторениями, их варьированием. В Италии был весьма популярен жанр таких лютневых вариаций на различные танцы с применением мелизматики.
Однако путь консолидации танцевальной сюиты не был таким простым. Создание целого могло идти двумя путями. Первый был связан с продолжением сложившихся народных традиций образования цикла танцев в зависимости от обряда, то есть в связи с их тематическим объединением. Другой был связан с созданием самостоятельного художественного целого на основе контраста частей.